background

Ideas

  • Inicio
  • Indice
  • Normas
    • Introducción
    • Reglas de uso
    • Insignia
    • Legales
  • Seguir
    • Síguenos en Twitter
    • Encuentranos en Facebook
  • Contáctenos
    • 123ContactForm

    Reciente y Figurativo

    Seguidores en Facebook

    Los artistas

    • Aballay Patricia
    • Cabeza Alejandro
    • Corti Marcela
    • Dragante Claudia
    • Filippi Sandra
    • García Simoza Verónica
    • Griguera Marga
    • Grimoldi Nilce
    • Halabi Sol
    • Pin Orlando Daniel
    • Pino Pablo
    • Sarabia Marta B.
    • Valencia Q. Rodrigo
    • Zaparat Elsa

    Post Recientes

    Categorías

    • Abstracto (4)
    • Artista (22)
    • Clase (17)
    • Comunicados (4)
    • Curiosidades (10)
    • Datos útiles (15)
    • Figurativo (15)
    • Muestras (4)
    • Recomendamos (5)
    • Video (9)

    Marcela Corti Nace en Buenos Aires en 1965. De 1993 a 2000 estudia con el pintor Uruguayo Juanillo González donde recibe la sólida formación de la Escuela Constructiva de Joaquín Torres García. Desde 1994 participa en salones y concursos donde se seleccionan sus obras. Exposiciones Colectivas: 1994-Salón Nueva Imágenes, Museo Roca / 3era Mención Conc. Manchas Club Ferrocarril Oeste/ IV Salón de Artes Plásticas de la A.A.de Actores. 1995 Salón Quinquela Martín Museo Sívori/ Distinción en Salón Inaugural de Pintura, C.C.Catedral/ Mención en Salón de Manchas Ateneo Popular de La Boca (repite Mención en 1996 y 1997)/ Salón Naturaleza Muerta C.C.Catedral, Spinetto Shopping/ Mención Salon Figura Humana C.C.Catedral. 1996 “Artistas Plásticos Argentinos” Museo del Ejercito/ Segunda Mención de Honor en XX Conc.Anual de Manchas Colegio Ward/ XXVIII Salón de Pintura Fernan Felix de Amador/ 1era Bienal Nac.de Pintura Avon con la mujer en el Arte/ 50 aniv.Galeria Bodo. 1999-2000 Dia Int.de la Mujer Municip.de Rocha Uruguay/ Galeria Eduardo Leal Maldonado Uruguay. 2004 “Dos Pintoras: Una visión Constructivista” Galeria Pegasus Buenos Aires./2007 Aniversario Galería Forma, Bs. As./ 2008 Duelo de pintores – Piedras Coloradas, Paysandú, Uruguay. 2009 Muestra “Desde el taller” Buenos Aires. Exposiciones Individuales: 1997,1998 y 2000 en Centro Cultural La Paloma Rocha Uruguay/ 1997 y 1998 Club Social Rocha Uruguay/ Dirección de Cultura Intendencia de Tacuarembó Uruguay. 1998 Casona de Las Artes Buenos Aires/ 2008 Galería Ra del Rey, Madrid , España. Agosto 2014 - Ardi 2014 Hipodromo de Buenos Aires

















    Fallece el 25 de agosto de 2017.



    ¿Se puede ser un artista y ganar suficiente dinero para vivir del arte? Sí, rotundamente sí. Hay mucho mito y desinformación sobre las posibilidades que tienen las personas creativas para dedicarse al arte profesionalmente y que les resulte rentable.
    Cómo ser artista y vivir del arte

    Si lo que quieres es vivir de las ventas de tu arte, a menos que tengas dinero para contratar los servicios de profesionales, puedes encargárte tú mismo de la mayoría de las tareas administrativas y comerciales de tu negocio como hacen tantos otros trabajadores autónomos cuando están empezando.

    Lo primero es informarse y saber lo que te espera:

    1-Inestabilidad económica. Prepárate mentalmente para no tener un salario fijo y vivir de los ingresos que seas capaz de generar sobre la marcha. Los ingresos pasivos te pueden ayudar a estabilizar la entrada de dinero (ver punto 5).

    2-Cóntrol de ingresos y gastos. Calcula tus gastos básicos mensuales, trimestrales y anuales, y si serás capaz de asumirlos. Analiza de dónde provienen tus ingresos y a dónde va ese dinero.

    3-Ser legal. Puedes comenzar como amateur para poner a prueba la viabilidad de tu proyecto y ganar experiencia profesional a tu ritmo, pero ponte un límite de tiempo o de ingresos para legalizar tu situación. Aumentarán tus gastos fijos, pero a la larga estarás más protegido económicamente: impuestos, seguridad social, etc.

    4-Precio justo. No seas tímido cobrando por tu trabajo y calcula que el precio del proyecto sea rentable. Asegúrate de ir incluyendo en el precio los gastos de prestaciones como seguros (vida, salud, incapacidad, seguro de propietario o inquilino...), pensiones (desgraban impuestos y el ingreso que producen está libre libre de cargas), vacaciones pagadas, etc; y vigila los gastos indirectos (como las horas que dedicas a limpiar tu estudio, por ejemplo).

    5-Huevos en varias cestas. Diversifica tus fuentes de ingresos. Estate alerta ante nuevas oportunidades: Ventas, encargos, trueques, clases, asesoramiento, becas, residencias, donaciones, concursos, apoyo económico familiar o por un mecenas, otro trabajo por cuenta propia o ajena, alquileres...

    6-Inversión social. Invierte en tu red de contactos: colaboradores, amigos, profesionales del sector, instituciones, etc; porque de ella vendrá el grueso de tus proyectos e ingresos.

    7-Marketing. Dedica un par de horas a la semana a la auto-promoción. Crear arte es la mitad del trabajo, aún tienes que venderlo y/o conseguir nuevos encargos para mantener tu agenda ocupada.

    8-Crisis es oportunidad. En tiempos difíciles, sé creativo con tu negocio. Lanza campañas u ofertas especiales.

    9-Vacas gordas y vacas flacas. Cuando el negocio vaya bien, ahorra dinero para rachas menos prósperas. Es conveniente tener un colchón económico equivalente a 3-6 meses de gastos básicos.

    10-Economías independientes. Separa tu economía profesional de la personal. Crea una cuenta bancaria con tarjeta para dividir ingresos y gastos profesionales de los personales.

    11-Financiación. Trata los gastos en tu arte y negocio como inversiones.

    12-Guarda las facturas. Registra regularmente todos los costes de tu negocio a lo largo del año para facilitarte la declaración de la renta e infórmate sobre cómo deducir el máximo de gastos.

    13-Impagos. Insiste cuanto haga falta para cobrar pagos retrasados. Posiblemente te pase alguna vez. Trabaja con contrato para protegerte en estas situaciones.

    Fuente: http://arte.about.com/od/Carreras-En-El-Arte/a/Como-Ser-Artista-Y-Vivir-Del-Arte.htm

    Miguel Ángel Avataneo es un pintor argentino nacido en 1962 en San Cristóbal, provincia de Santa Fé (Argentina) que practica un estilo apegado al clasicismo, influenciado por la pintura francesa de finales del siglo XVIII (David, Courbet, Ingres) y alimentado por su interés en los maestros italianos (Correggio, Rafael, Tiziano).
    Obtuvo su licenciatura en 1988 en la Escuela de Artes de la Universidad Nacional de Córdoba y ha expuesto regularmente desde ese mismo año con mucho éxito, obteniendo un buen número de reconocimientos.
    Actualmente está representado en Estados Unidos por Bryant Gallery de New Orleans y en Buenos Aires por el Centro Cultural Goya.
    Se puede recorrer su trabajo en varios sitios, por ejemplo en su propio blog. También hay otro de su taller de pintura, en el que no hay mucha información.
    Aquí les traemos un paso a paso muy particular, porque se trata más del estado anímico del artista y los pasos hacia adelante y hacia atrás que sufre una obra. Los comentarios están tomados de su propia mano.


    1 paso - Como vi que les gusto el proceso del pastel, ahora va uno un poco mas complicado, una pintura que me llevo bastante tiempo y tuvo muchas modificaciones, lo que se llama un parto. (Miguel le habla a sus seguidores)
    Todo comienza con una idea (como todas las cosas) pues bien, esta idea era la de una ofrenda. que ofrecemos? viéndolo desde cierta óptica y desde lo que puedo llamar inconsciente colectivo me pareció noble ofrecer fuerza en el hombre y fertilidad en la mujer, no es muy original, pero me servia para desarrollar desde una mirada plástica la idea. Aquí va el dibujo


    2 paso - ya con un poco de color y si darme cuenta que me metía en un lío...


     3 paso - atrás empieza a aparecer lo que seria como un árbol mítico de la sabiduría o la vida
     


    4 paso - hasta aquí todo bien


    5 paso - ya en este momento esto pintando con oles. En el paso anterior también. los primeros fueron hechos con acrílico, y el dibujo con sanguineas


    6 paso - otro paso adelante pero cada vez menos entusiasmado.


    7 paso - Los frutos no me convencen demasiado color y la pintura queda por un mes casi en el olvido. otro intento fallido. uno mas no es tan grave...El árbol demasiado pesado, no me gusta.
    Pero seguí pintando otras cosas y aparece esta idea. un paisaje que sugiere un bosque. y que cada uno encuentre su propio árbol de la sabiduría. y los frutos porque tienen que ser todos dulces? pues cambiemos, vuelvo a la pintura de la ofrenda y ya esta todo ajustado. la idea coincide con lo que busco plasticamente.


    8 paso - se van acomodando las cosas.


    9 paso - Ahora es el turno de los frutos. no solo postres también una ensalada.


    10 paso - Y por fin la pintura terminada. espero les haya sido entretenidon lo que para mi fue un dolor de cabeza. con toda la satisfacción de haber resuelto el problema.

    Al pintar realismo fotográfico resulta muy importante conseguir los colores exactos de la foto.
    Aquí les va un truco muy sencillo de cómo se puede llegar a obtener la tonalidad más cercana a  la de la foto.
     

    1. Comience por cortar agujeros pequeños en la foto de referencia. Tenga cuidado de no cortar en el lienzo.
     
    2. Mezclar un color que le parece que podría funcionar. Pulverizar (si está utilizando el aerógrafo) en un pedazo de papel con agujeros.
    Sostenerlo sobre la foto para comparar los colores. En este caso mi color era demasiado caliente así que tengo que ajustarlo.
     
    3. He añadido una gota de azul-violeta al color mezclado, lo distribuyo en spray y comparo de nuevo . Ahora estoy bastante cerca de lo buscado.
     
    4. Cuando ya he pintado en el lienzo, puedo comprobar los colores nuevamente utilizando los orificios de la foto.

    Johannes Wessmark

    Academia o no, cada artista tiene su técnica de ejecución y tiempo para elaborar su obra. Muchos compartimos la idea de publicar los paso a paso o los videos que documentan cada instancia del proceso creativo. En este orden de cosas existe un artista japonés llamado Minori Tanaka que en su página de Facebook publica cada detalle, abriéndonos la mente hacia ese punto en donde dejamos que nuestras capacidades se expresen libremente.
    Como ejemplo vale la obra realizada en acuarela de la serie "La Toscana y Munich" de su exposición de 2016
    Soporte papel prensado de 300 G / ㎡ mm holbein 408 mm× 610
    La mañana en su hora pico en Venecia 












    https://www.facebook.com/profile.php?id=100005941840605&fref=photo


     
    El Centro de Estudios Conservacionistas Straus y los técnicos del Museo de arte de Harvard  son muy diferentes a muchos otros departamentos de su clase , principalmente por su visibilidad pública, o la falta de ella. El público puede presenciar el trabajo de los conservadores , así como ver 2.500 muestras de pigmentos colocados en botellas de tintura y alojadas detrás de altas vitrinas. Las muestras son una reminiscencia de propósito , probetas de material concentrado para ayudar a los médicos que curan las pinturas, en lugar de enfermedades físicas. 
     

    La colección pigmento Forbes fue iniciada por su fundador homónimo-Straus el director del Museo de Arte Fogg ex Edward Forbes que comenzó la colección en el siglo 20. Forbes recogería sus muestras en sus viajes por todo el mundo, trayendo de vuelta los pigmentos de los sitios excavados en Pompeya tanto como el raro lapislázuli que se encuentra en Afganistán. 

    Imagen proporcionada por Andrea Shea

    El interés de Forbes en los pigmentos y su preservación comenzó con la compra de la obra Madonna y niño con los santos, que compró en 1899 y en la que se dio cuenta que la pintura se estaba deteriorando rápidamente. La investigación del comisario del  Harvard Art Museums Francesca Bewer indica en su libro Un Laboratorio de Arte: Museo de Arte de la Universidad de Harvard Fogg y la aparición de Conservación en América, 1,9 mil a 1.95 mil que por entonces se comenzó una exploración apasionada en el proceso de cómo se hicieron las pinturas. Este interés llevó a la recogida de los materiales necesarios para la conservación de obras de arte finas, junto a su propia colección de pinturas italianas tempranas.

    "Cada vez que viajaba traía cosas de nuevas con él", dice el científico en conservación Superior Narayan Khandekar. "por ejemplo, estos son pigmentos japoneses y los medios de unión que se recogieron en la década de 1930. Y tenemos una de nuestras posesiones más preciadas, esta bola de 'amarillo indio,' que se hace de la orina de vacas alimentadas sólo con hojas de mango ". 
     
    Imagen proporcionada por Andrea Shea 

    La producción del Amarillo Indio ha cesado debido a sus efectos nocivos sobre las vacas, pero los pigmentos antiguos no son el único foco de la colección que dejó de acumular muestras después de la Segunda Guerra Mundial. Recientemente, sin embargo, la colección ha comenzado a recoger pigmentos contemporáneos que entraron en el mercado durante los últimos 70 años, incluidos los pigmentos modernos y sintéticos.
    Si usted no puede viajar y acceder a los anaqueles de piso a techo de pigmentos en Cambridge, se puede ver un directorio electrónico de estos materiales a través del Museo de Bellas Artes, Conservación y Arte Materiales, enciclopedia en línea (CAMEO) base de datos de Boston aquí. (a través de hiperalérgica)
     
     
    Colección de materiales del Centro de Straus incluye una impresionante variedad de pigmentos para ayudar a la investigación y conservación de la obra. Foto: © Peter Vanderwarker. 
     
    Imagen proporcionada por Andrea Shea
    Cuando uno observa una obra de arte difícilmente se pregunte por lo que se encuentra plasmado del otro lado de la misma. Esa "parte de atrás" o revés de la trama asumimos que está ocupada por firmas, documentos de autenticidad o simplemente se encuentra en blanco.
    Una pregunta de éste estilo es mucho más representativa de la curiosidad de los niños, pero los curadores de arte viven con mucha más sorpresa e interés todo lo que descubren en la faz oculta de una obra
    Como siempre podemos quedarnos reparando sobre la historia de la pintura, el estilo, el manejo del color y todas esas cosas maravillas de la pintura, hasta que alguno sale con un, "si, pero... ¿y atrás , qué hay?"

    "Detrás de qué?"

    "Detrás de la imagen. Si la doy vuelta ¿qué hay? "

    "No hay nada. No es el reverso de la obra ".

    Y en ese momento es en el que usted se da cuenta que se está equivocando. Porque detrás de las pinturas hay otro mundo. 
    Incluso como lo demuestra esta obra de Bansky, el reverso puede ser la obra en sí, con una bailarina haciendo equilibrio sobre la cuerda de colgadura.


    Pero aún sigue siendo verdad nuestra sospecha de que la parte trasera revela sorpresas. Por ejemplo puede proporcionar algunos datos interesantes sobre la historia de la obra gracias a las etiquetas agregadas por los museos por los que ha transitado...
     
     
    ... pero también puede darnos mucha y precisa información  sobre el estado de conservación de la pintura. La Mona Lisa, para nombrar la pintura más famosa del mundo, muestra en la parte posterior de la tabla  una grieta preocupante que ya fue reparada mediante dos clavijas y cola de milano. 

     
    Pero hay obras donde rajaduras y quiebres son parte de la temática. Por ejemplo la parte posterior también revela algunos trucos del artista, como en el caso de  Lucio Fontana, ,que refuerza con barras y travesaños sus famosos cortes para asegurar que la grieta creada como obra, no se abra demasiado...


    ... o de Manolo Millares, cosido con hilo.


    Además de la mencionada información técnica, la parte posterior de las pinturas nos puede contar historias, incluso inesperadas. Puede ayudarnos a descubrir, por ejemplo, que muchos pintores del siglo XX no podían permitirse el lujo de comprar nuevos lienzos o retablos y por eso, a menudo pintaban en la parte posterior de los ya utilizados.


    También hay quienes aún en la actualidad pintan en ambos lados para entrenar la muñeca más que por necesidad ...


    A veces, incluso, el reverso es la parte más valiosa de la pintura. Este es el caso de pinturas realizadas por un pintor aficionado llamado Todd Lewis, que en los años cincuenta recibió las partes de un boceto para una obra sobre el Papa Inocencio III realizado por Francis Bacon, el artista no estaba satisfecho con la orden perentoria y decidió cortar el lienzo en varias partes antes de volver a utilizarlo.

    Sólo en 2006 los herederos de Todd descubrieron que tenían en la casa un tesoro de 200.000 libras escondidas detrás de las obras de su abuelo ...


    Pero en la historia del arte también hay muchos ejemplos de pinturas deliberadamente bifaciales.

    Algo así también se encuentra en los trípticos. Obras hechas de tres paneles de los cuales el plegado de dos laterales descubre otra obra realizada en el reverso.

     

    Más divertido es el caso de algunas pinturas en las que la parte de atrás (llamada reverso) muestra la misma escena vista al frente pero, de hecho, desde atrás.

    Uno de los más famosos es el Morgante Enano de Bronzino (1553), un doble retrato del bufón de la corte de Cosimo I de Medici , que también se hizo con el fin de demostrar que la pintura, como la escultura, es capaz de ofrecer más vistas del mismo tema (aunque las dos partes no coinciden exactamente).


    Algo así fue lo que hizo Daniele da Volterra (el que pintó pantalones a los personajes de la Capilla Sixtina) con una imagen a doble cara que muestra la lucha entre David y Goliat. En este caso, la escena está fielmente reproducida por los dos puntos de vista opuestos.


    Aún más inusual es el doble retrato de una licenciosa monja en la oración hecha en el siglo XVIII por el pintor sueco Martin van Meytens.


    Pero los que realmente nos sorprenden por su detallismo son los cuadros que retratan la parte posterior de un cuadro! Verdadero trampantojo tan exacto como para incluir cartas y billetes que a menudo se esconden detrás de las piezas pintadas encajadas en el marco.
    Para el distraído, estas son pinturas reales (parte frontal), de la parte porterior de una pintura.



    Ahora, de vuelta a la cuestión de los niños: "¿Pero qué hay detrás"
     
    "Simplemente lo dicho, otra parte divertida del arte!"



    Original de  Didatticarte adaptado por Enkaustikos

    http://www.didatticarte.it/Blog/
     

    Conéctate con nosotros

    Recomiéndanos en Google!

    Difundenos en tu blog



    Difunde la idea pegando este código en tu blog

    Posts Populares

    • Escalar con cuadrícula
    • Tipos de pinceles
    • El hiperrealismo y algunos de sus trucos
    • Manuscritos iluminados
    • Teoría de color y Rueda de colores
    • Marcela Corti
    • Detrás de la obra
    • Patricia Aballay
    • Apurar el secado de la pintura al óleo
    • Vivir de ser artista

    Directorios

    argentino.com.ar
    estamos en
    Argentino.com.ar
    publicar aviso gratis
    Blogalaxia
    Este blog es parte de Buzzear (AR)
    eXTReMe Tracker
    • Comentarios Recientes
    • Tags
    Abstracto Artista Clase Comunicados Curiosidades Datos útiles Figurativo Muestras Recomendamos Video

    Nuevo

    Visitantes

    Síguenos

    Copyright 2013 Suma Creativa Colectivo de artistas. All rights reserved.

    Designed by spicytricks.